Folgen

  • Im Behind the Beat-Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Techno-Ikone Dave Clarke, dessen frĂŒhe Red-Trilogie den Kern eines aufwendigen Box-Sets bildet.

    Zwischen 1989 und 1995 veröffentlichte Dave Clarke unter verschiedenen Pseudoynem 14 EPs. Sie zeichnen das Bild eines KĂŒnstlers auf der Suche: nach neuen musikalischen Ufern, nach zunehmend packenderen Produktionen Vor allem aber war es eine Suche nach sich selbst.

    Die Red-Trilogie bildete den Abschluss dieser Phase. Auf drei EPs etablierte sich Clarke endgĂŒltig als einer der fĂŒhrenden Techno-Produzenten seiner Generation. Keine davon gehorcht den Gesetzen einfacher Kategorisierung: Auf “Red 1” stellt er minimalistische Detroit-Sounds den Broken-Beats und Rave-BĂ€ssen der UK-Szene gegenĂŒber. Das lĂ€ngst klassische “Wisdom to the Wise” frönt dubbigen KlĂ€ngen mit eindeutigen Parallelen zu der gleichzeitig aufkeimenden Basic-Channel-Ästhetik. Auf “Red 3” schließlich hĂ€mmert die Bassdrum so hart wie auf einer rotterdammer Gabba-Party. Clarke hatte seine Stimme gefunden – und sprach plötzlich fließend in gleich mehreren Sprachen gleichzeitig.

    Zusammen mit dem 1995er Album “Archive One”, gesammelten Remixen aus den 90ern und einigen neuen erscheint die Trilogie nun erneut auf Vinyl. Zusammen mit uns blickt Dave zurĂŒck – ohne dabei die Zukunft aus den Augen zu verlieren.

  • Im Behind The Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Enyang Urbiks, die in ihrem Berliner Mastering-Studio die Kunst des genauen Zuhörens zelebriert.

    FĂŒr manche ist Mastering eine Art schwarze Magie. FĂŒr andere ist es schlicht einer der wenigen verbliebenen Jobs in der Musikindustrie, mit dem sich noch ein nennenswertes Einkommen generieren lĂ€sst. FĂŒr Enyang Urbiks hingegen ist es eine lebenslange Leidenschaft, eine Kunst in sich und integraler Bestandteil des kreativen Prozesses.

    FĂŒr unser GesprĂ€ch hat mich Enyang in das Urbiks Studio eingeladen, eine holzgetĂ€felte Oase im Berliner Funkhaus-Komplex. Das Equipment, welches hier zum Einsatz kommt, wurde ursprĂŒnglich fĂŒr die Kollegin Heba Kadry (Björk, Ryuichi Sakamoto) konzipiert und Enyang und ihr Partner Jan haben es in die atemberaubenden, eleganten Elemente des belgischen Unternehmens Northward Systems eingebettet. WĂ€hrend Enyang in der KĂŒche einen wunderbaren Tee kocht baue ich in der intensiven Ruhe des Kontrollraums meine GerĂ€te auf – man kann sich sehr gut vorstellen, hier viele intensive Stunden in höchster Konzentration zu verbringen. Genau das tut sie auch und hat sich ein bemerkenswert vielfĂ€ltiges Portfolio aufgebaut.

    FĂŒr Enyang geht es beim Mastering vor allem um das Herstellen einer gewissen StabilitĂ€t, das GefĂŒhl, dass jedes Element auf der genau richtigen Frequenz schwingt. Das mag esoterisch klingen, ist aber eine in einer langen, tĂ€glichen Praxis verwurzelt. So hat sie ihr Handwerk in zahllosen Stunden und Mastering-Sessions in Japan erlernt, wo sie nahezu ĂŒber Nacht eine Anstellung in einem Studio erhielt. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt und heute verlassen sich KĂŒnstlerInnen der unterschiedlichsten Stilrichtungen auf ihren Geschmack, ihr GefĂŒhl und vor allem auch ihre EinfĂŒhlsamkeit. Darunter beispielsweise die venezolanische KlangkĂŒnstlerin Arca, die ihre inzwischen legendĂ€re “Kick”-Trilogie von Enyang betreuen ließen.

    Viele kommen fĂŒr Nachfolgeprojekte wieder zurĂŒck. Und das, obwohl KI inzwischen durchaus brauchbare Ergebnisse zu weitaus geringeren Kosten bietet. Der Grund ist einfach: Gutes Mastering ist weder schwarze Magie noch kann es einfach nur ein Job sein. Es ist ein gemeinschaftlicher Prozess, der aus einem persönlichen Produkt die unversalen Resonanzen herauskitzelt.

  • Fehlende Folgen?

    Hier klicken, um den Feed zu aktualisieren.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Moses Schneider, der auf dem „Human Beat Pack“ 40 Jahre Erfahrung zu mitreißenden Loops destilliert.

    FĂŒr viele sind die Aufnahmen von Moses Schneider „der Wahnsinn“. Doch hat dieser Wahnsinn Methode. Die Moses-Schneider-Methode um genau zu sein. Die hat der Engineer und Produzent mit Musikern der unterschiedlichsten Stilrichtungen entwickelt: Von Hip-Hop (Dendemann) und Indie (Tocotronic, Pixies) ĂŒber Metal (Kreator) und Punk-Rock (Beatsteaks) bis hin zu Electro-Pop (Bobo in White Wooden Houses).

    Bei der Moses-Schneider-Methode handelt es sich nicht um eine strenge Schritt-fĂŒr-Schritt-AufzĂ€hlung technischer Specs oder Produktionssschritte. Vielmehr geht es um den bestmöglichen Schlagzeug-Klang. DafĂŒr hat Moses eine Mikrophonierungs-Aufstellung entwickelt, die fĂŒr GĂ€nsehaut und pure, nackte Emotion sorgt. Kein Wunder also, dass der Equipment-Hersteller elysia in Moses den idealen Partner fĂŒr ein ambitioniertes Projekt sah: Ein Beat-Pack, das einen „menschlichen Trommler“ zwar nicht ersetzt, aber doch so nahe wie möglich an dessen Groove und Ideenreichtum herankommt.

    Und so schloss er sich mit dem Drummer Demian Kappenstein in ein Studio in SĂŒdfrankreich ein und nahm zwei Wochen lang, angetrieben von musikalischer Leidenschaft und französischer Koch- und Kaffeekunst, die nun als „Human Beat Pack“ veröffentlichten Loops ein. Dabei kamen die drei grundlegenden Mikro-Positionen der Moses-Schneider-Methode zum Tragen: „The Wurst“ (mitten im Drumkit, fĂ€ngt den rohen Charakter ein), „SnareO“ (fĂŒr detailreiche Snares und Hihats), und die „Droom“ (aufgenommen direkt vor den Cymbals und in den Raum schauend). Zusammen erlauben sie es, den Perkussion-Klang organisch einzufangen, und anschließend so detailversessen wie gewĂŒnscht zu bearbeiten.

    Von der Suche nach dem perfekten Schlagzeug-Sound ist Moses genau so bessessen wie andere von der Suche nach dem perfekten Song. Darum war das „Human Beat Pack“ fĂŒr ihn auch kein Job, sondern ein „wahrgewordener Traum“. Und deswegen sind seine Aufnahmen zwar stets gut geplant – aber eben auch immer noch schlicht der Wahnsinn.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um das Duo Protection, das Drum n Bass mit Ambient und Electronica kombiniert – und dabei alle Erwartungshaltungen ĂŒber Bord geworfen hat.

    Ist es möglich? Musik nur aus der Freude am Spielen und Komponieren heraus zu machen? Kaum PR-Aufwand zu betreiben und in den sozialen Medien nur minimal in Erscheinung zu treten? Sich nicht um Streaming-Zahlen zu kĂŒmmern und den Markt nicht mit kostspieligen Vinyl-Ausgaben oder hippen Tapes zu fluten? Iain Cook und Scott Paterson glauben ganz fest daran. Genauer gesagt, sie glauben nicht nur daran, sondern handeln bereits nach dieser Maxime.

    Dabei könnten Iain und Scott nur allzuleicht mit dem Pfund ihrer berĂŒhmten Haupt-Projekte wuchern. Iain zum Beispiel ist Mitglied der schottischen Pop-Sensation CHRCHES und kann auf eine lange, erfolgreiche Karriere mit den unterschiedlichsten Bands zurĂŒckblicken. Scott wiederum stand in der Vergangenheit viele Jahre mit den großartigen Indie-Rockern Sons And Daughters im Rampenlicht und ist aktuell eine feste GrĂ¶ĂŸe als Produzent in Glasgow.

    All das aber interessiert sie nicht, wenn sie gemeinsam an Musik arbeiten. Vielleicht auch, weil sie sich bei Protection teilweise sehr weit von ihren musikalischen AnfĂ€ngen und vom TagesgeschĂ€ft abwenden. In den besten Momenten – und davon gibt es auf ihren ersten beiden EPs “Seeds I” und “Seeds II” sehr viele – bringen sie dabei das Beste des langen britischen Hardcore- und Ambient-Continuums zusammen: Aphex Twin, Burial und Photek und eine ganze Menge Melancholie, Mystik und hypnotischer Grooves.

    Es könnte wirklich ganz, ganz groß werden. Aber genau darum geht es hier eben nicht.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Depeche-Mode- und Erasure-Legende Vince Clarke, der mit 63 sein erstes Solo-Album “Songs of Silence” aufgenommen hat – eine Sammlung atmosphĂ€rischer Experimente, Exkursionen und Exerzititen auf dem Eurorack.

    Wenn ich an Vince Clarke denke, denke ich in Farben: Die Regenbogenpalette auf dem Cover des Erasure-Albums “Circus”. Die hyperreal-kitschigen Lilatöne auf “Loveboat”. Sogar ihre Sounds klangen quietschig-grell - und lauteten nicht ihre letzten beiden Studiowerke auf die Namen “The Neon” und “Day-Glo”? Wenn ich an Vince Clarke denke, denke ich auch an das Video zu “Chorus”, in dem er und Andy Bell auf dem Strand herumturnten und Vince als verrĂŒckter Professor an einem gigantischen Modular-Synthie die Knöpchen drehte. “Ehrlich gesagt war das gar kein Synthie” meint Vince grinsend als ich ihn darauf anspreche, “Es war eine alte Telefonanlage!”

    Aber auch das passt. Denn wenn es jemandem zuzutrauen ist, sogar aus einem ĂŒberholten MuseumsstĂŒck die wundersamsten KlĂ€nge hervorzuzaubern, dann ist es zweifelsohne Vince Clarke. Seit nunmehr vierzig Jahren ist er der TĂŒftler und Schrauber im Hintergrund, der analoges Piepen, Knarzen, und Knattern in chartstaugliches Material sublimiert. Drei seiner Bands haben einen bleibenden Fußabdruck in der Musikgeschichte hinterlassen: Depeche Mode, mit ihrer Kombination aus Pop und Gothic. Yazoo, deren Fusion aus warmem Soul und kĂŒhler Elektronik ihrer Zeit bemerkenswert weit voraus war. Und schließlich Erasure, die inzwischen vielleicht konsequenteste Verkörperung der Synthie-Pop-Philosophie.

    Um so erstaunlicher, dass Clarke erst jetzt, mit inzwischen 63 Jahren, sein erstes Soloalbum unter eigenem Namen vorlegt. Der Schritt war, wie erwartet, der Pandemie geschuldet. Er habe sich schlicht, wie viele andere auch, zu Tode gelangweilt und eine Art akustisch Spielwiese gebraucht. Schon in vielen Interviews hatte er im Laufe der Jahre erwÀhnt, wie gerne er tiefer in das Potential seines Eurorack-Systems eintauchen wollte. Nun war der Moment gekommen. Es entstanden naïve Studien und Versuche, Mikro-Jams und Skizzen. Clarke konnte es selbst nicht glauben, als seine Plattenfirma Mute von den Ergebnisen begeistert war und sie unbedingt herausbringen wollte.

    Als Hörer darf man dankbar dafĂŒr sein. Denn so großartig Erasure in ihren besten Momenten bleiben: “Songs of Silence” ist ein willkomener Blick in eine komplett andere Dimension seines Schaffens. Statt Stimmen und Songstrukturen nutzt das Projekt die Magie der Wiederholung, sucht in einer Vielzahl bewusst gewĂ€hlter Regeln und Limitierungen frische Inspiration. Drones und pulsierende Ambienttexturen, krautig klingelnde Sequenzen, verstörende Samples und ein wehklagender Gastauftritte eines Cellos ergeben ein dunkles, hyonotisierendes Werk ohne Refenzpunkte in Clarkes bisherigem Schaffen.

    Und das Cover? Ist natĂŒrlich schwarz-weiß.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um die Legende Trevor Horn, dessen Produktionen die 80er prĂ€gten.

    Was ist wichtiger: Der Song oder das Arrangement? Es ist eine Frage, die seit Generationen heiß diskutiert wird. Die 80er suggerierten, alles drehe sich um glĂ€nzende OberflĂ€chen, glitzernden Detailreichtum und packend-ausufernde Intros. In den 90ern hingegen verkauften sich die CDs von MTVs Unplugged-Reihe, auf denen die StĂŒcke oft auf wenig mehr als einer Wanderklampfe dargeboten wurden, wie geschnitten Brot. Wie passt das zusammen?

    Trevor Horn ist der vielleicht qualifizierteste Musiker, diese komplexe Frage zu beantworten. Denn wie seine Produktionen beweisen, sind die beiden Bereiche einerseits eigenstĂ€ndig, gleichzeitig aber nahezu untrennbar miteinander verbunden. FĂŒr das inzwischen sagenumwobene Arrangement zu Frankie Goes to Hollywoods “Relax” schwitzte er wochenlang von morgens bis Abends im Studio, bis alles saß. Doch als Seal mit dem spĂ€teren weltweiten Hit “Crazy” zu ihm kam, setzten sich die beiden zuerst gemeinsam ans Klavier, um an der Komposition zu feilen.

    TatsĂ€chlich beweist Horns Karriere, dass Song und Arrangement einander brauchen, wenn beim Musikmachen etwas herauskommen soll, dass ĂŒber aktuelle Trends hinaus Bestand haben soll. Nur wenige Produzenten haben ĂŒber so viele Jahrzehnte hinweg so dauerhaft Erfolge feiern dĂŒrfen und man kann durchaus behaupten, dass sein Stern in den 90ern sogar heller strahlte als in den 80ern.

    Wohl auch deshalb finden sich auf seinem neuen Album “Echoes – Ancient & Modern” nicht nur Neufassungen alter Bekannter, sondern auch einige Überraschungen und aktuellere Titel. GĂ€ste wie Tori Amos, H von Marillion, Seal und die unglaubliche Lady Blackbird sorgen zwar fĂŒr ein vertrautes Feeling, doch sind die Sounds und Kompositionen allesamt derart komplett umgekrempelt, dass sie auch als neue Songs durchgehen könnten – und, so eng Arrangements und Songs bei Trevor Horn zusammengehören, sind sie das gewissermaßen ja auch.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Sickotoy, der Elemente rumĂ€nischer Musik mit moderner Elektronik verbindet und dafĂŒr bereits mit einem Grammy belohnt wurde.

    Es ist viel die Rede davon, wie auf globalisierten MĂ€rkten nur noch milliardenschwere Multinations ĂŒberleben. Dabei sind in der Musik gerade die Kleinen oftmals die wahren Giganten. Man denke nur an den Einfluss, den LĂ€nder wie Schweden oder Jamaica auf die Charts ausĂŒben, an Island als einen Geysir der Inspiration. Die nĂ€chste Revolution könnte in RumĂ€nien zĂŒnden: Immer wieder findet man rumĂ€nische Produzenten in den Credits zu internationalen Hits, ihre Songs haben eine erkennbare Handschrift und die Szene quillt vor Talenten geradezu ĂŒber.

    Alexandru Cotoi alias Sickotoy ist einer der fĂŒhrenden Vertreter dieser Bewegung. Seine Karriere begann mit einem Knall und als Teil der Backing-Band von Morandi, einem seinerzeit extrem erfolgreichen Projekt. Doch seine wahre Heimat war das Studio, nicht die BĂŒhne. Bereits vier Jahre nach seiner Umorientierung als Produzent landete er einen unerwarteten Treffer, als der amerikanische Megastar Pittbull einen seiner Tracks fĂŒr das Album “Dale” auswĂ€hlte – spĂ€ter wurde “Baddest Girl in Town” sogar mit einem Grammy belohnt.

    Seitdem geht es mit Cotois Karriere weiter steil nach oben. Die rumĂ€nische Ikone Inna entschied sich bei ihrem Album “Heartbreaker” fĂŒr Alex als ihren Stammproduzenten, auf der neuen Single “Bad Girls” kollaborierte er mit der Legende Wayne Hector (Britney Spears, Nicki Minaj, Kylie Minogue), und im vergangenen Jahr saß er sogar in der Jury von One True Singer, der rumĂ€nischen Fassung von The Voice of Germany.

    Die Basis fĂŒr diese Erfolge liegt darin, wie Cotoi Elemente aus den unterschiedlichsten Kulturen und Genres organisch zusammenwebt. Ebenso wichtig ist indes seine FĂ€higkeit, sich bei sogenannten Writers Camps mit anderen Songwritern zusammenzuschließen und in spontanen Sessions der KreativitĂ€t freien Lauf zu lassen. Dabei kommt nicht nur Gold heraus, aber in der Summe eben doch viel Großartiges – und garantiert wieder einige globale Hits, die sein Profil weiter steigen lassen werden. Um Sickotoy und RumĂ€nien im Allgemeinen wird man schon bald nicht mehr herumkommen.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Rodriguez Jr., der auf „Feathers & Bones“ sinnlichen House mit hypnotischem Songwriting und ganz viel AtmosphĂ€re verbindet.

    Der vielleicht schönste Track auf „Feathers & Bones“” ist gerade einmal zweieinhalb Minuten lang und steht ganz am Ende: „Tape #2“ ist ein magischer Loop aus an- und abschwellenden Pads, feinem analogen Kratzen und einer Melodie, die direkt von der Venus auf die Erde gebeamt wurde. Solche Momente gibt es auf diesem Album immer wieder. Es ist das inzwischen vierte aus der Feder von Olivier Mateu und möglicherweise das beste. Nach dem phĂ€nomenalen, Minimal-angehauchten TraumdebĂŒt „Bittersweet“ markierte „Bliss“ 2020 den Beginn von etwas Neuem – ein Rundumschlag, der auch Acid-Lines und Breakbeats mit einschloss.

    „Feathers & Bones“ setzt diesen Weg konsequent fort und kann als Selbstfindung gedeutet werden. Weshalb das Werk nun auch auf seinem eigenen Label erscheint. Zentral steht hier das Pendeln zwischen Instrumentals und Vocal-Tracks, zwischen Treiben und Tanzen. Die Songs sind unglaublich vielschichtig, aber niemals ĂŒberladen – viele Klangelemente, darunter unzĂ€hlige Field Recordings aus Mateus' Archiv, sind so subtil zusammengemischt, dass man sie erst beim wiederholten Hören bemerkt.

    Die Wirkung aber ist alles andere als subtil. Auch dank der Sorgfalt, die in den Atmos-Mix investiert wurde, ist „Feathers & Bones“” eine Scheibe, die begeistert und lange nachwirkt. Und die Lust macht auf den Nachfolger – an dem Rodriguez Jr. natĂŒrlich lĂ€ngst arbeitet.

  • Im Behind the Beat Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Elektronik-LegendeCarl Cox, der nach elf Jahren Pause fĂŒr ein neues Album ins Studio zurĂŒckgekehrt ist – und dabei den Spaß am Produzieren wiederentdeckt hat.

    “All Roads lead to the Dancefloor” hieß das letzte Carl Cox Album, aus dem Jahr 2011. Und tatsĂ€chlich sah es lange so aus, als folge Cox diesem Titel wörtlich. Eine Dekade lang widmete er sich vollkommen der Kunst der Kanzel, belebte sein Intec-Label wieder und förderte junge Talente. Seine Ambitionen als Musiker aber schien er an den Nagel gehĂ€ngt zu haben.

    Und dann, wie aus dem Nichts kehrt er mit einem neuen Album zurĂŒck. Und klingt darauf vielleicht frischer denn je. An die Vielseitigkeit seiner Sets angelehnt, wirbelt sich der Altmeister im Titeltrack von “Electronic Generations” durch pumpenden Electro, schĂŒttelt mit bestechender LĂ€ssigkeit Ă€tzend-euphorische Acid-Hymnen (“Get After it” sowie das vollkommen entfesselte “World Gone Mad”) und episch stampfenden Mainroom-Techno (“How it makes you feel”, “Heads Up”) aus dem Ärmel. Sogar eine bemerkenswert gelungene Fusion aus 70er-Jahre-Sequencern und House findet sich hier (“Toys out of the Pram”).

    Siebzehn eklektische Tracks in allen Farben des elektronischen Regenbogens finden sich auf “Electronic Generations” - keines seiner bislang fĂŒnf Alben ging ihm so leicht und schnell von der Hand wie dieses. Entcheidenden Anteil daran hatte sein neues, auf schnelle Umsetzung und Live-Einsatz ausgelegtes Set-Up. So entstanden alle neuen StĂŒcke aus spontan-verspielten Jam-Sessions, die anschließend kaum, wenn ĂŒberhaupt, editiert wurden. Auch der Plattenfirma machte Cox unmissverstĂ€ndlich klar: Die Tracks werden entweder so veröffentlicht wie sie sind – oder gar nicht.

    Back to the Roots? Nicht fĂŒr Cox, der bisher als Perfektionist bekannt war. Vielmehr stellte der Schritt in Richtung Augenblicklichkeit fĂŒr ihn ein Wagnis dar, eine neue Herausforderung in einem Alter, in dem die DurchschnittsbĂŒrgerin bereits von der Rente trĂ€umt. Warum er sich aber doch dazu entschlossen hat, erklĂ€rt der Titel seiner neuen, mit dem britischen Produzenten Bushwacka! Engespielten Single: “Music is Life” - und Stillstand ist der Tod

  • Im BEHIND THE BEAT Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Girts Ozolins, GrĂŒnder des fĂŒhrenden Modularherstellers Erica Synths - ĂŒber seine Zusammenarbeit mit Richie Hawtin, KreativitĂ€t, Bildung und darĂŒber, wie Erica Nutzern hilft, ihre eigenen Synthesizer zu bauen.

    Depeche Mode-Mastermind Martin Gore und Art-Pop-Ikone Lady Gaga. IDM-Pionier Aphex Twin und der verstorbene japanische Komponist Ryuichi Sakamoto. Superstar Jean-Michel Jarre und Underground-Noise-Meister Merzbow. Ihre Musik mag sehr unterschiedlich erscheinen. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie lieben die Instrumente von Erica Synths,. Jarre bezeichnete die Marke sogar als ein perfektes Beispiel dafĂŒr, wie elektronische Handwerkskunst im 21. Jahrhundert aussehen sollte.

    FĂŒr GrĂŒnder Girts Ozolins ist die Erfolgsgeschichte von Erica ein persönlicher Triumph. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht eine brennende Leidenschaft fĂŒr Musik. Auf der Erica-Website werden Besucher mit Interviews verwöhnt, die Girts selbst mit einigen seiner Helden gefĂŒhrt hat. Dies ist kein getarntes Marketing - sie sind Teil seiner Reise.

    Von Anfang an hatte Erica eine prominente AnhĂ€ngerschaft. Und so haben es die KlĂ€nge aus Lettland auf einige der meistverkauften Platten der Welt geschafft. FĂŒr den ehemaligen Physik-Lehrer ist die Anerkennung eine Art Auftrag: Mit der EinfĂŒhrung der „mki x es.EDU“-Produktlinie – DIY-Kits, die es den Nutzern ermöglichen, sich mit dem Bau ihrer eigenen Synthesizer vertraut zu machen – ist Erica kĂŒrzlich in den Bildungsbereich eingestiegen. Jean-Michel Jarre bezog sich auf diese praktische QualitĂ€t, als er sagte, diese Synthesizer seien „eine Kombination aus dem digitalen Zeitalter und uns - analoge Tiere aus Blut und Knochen“, die "Knöpfe und Regler zum Anfassen brauchen".

    Das ist ein schönes Kompliment. Aber es scheint kein kompliziertes Konzept hinter Erica Synths zu stecken. Es sind einfach großartig klingende GerĂ€te entworfen und gebaut fĂŒr intensivsten Live-Einsatz. Wenn es eine Philosophie dahinter gibt, dann ist es vielleicht diese: Technologie soll keine Bedrohung fĂŒr menschliche Musik sein – sondern vielmehr Tore zu neuer KreativitĂ€t aufstoßen.

    www.ericasynths.lv

  • Im BEAT Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um den Mixing- und Mastering-Engineer Eric Horstmann, dem in Deutschland wohl fĂŒhrenden Experten fĂŒr Atmos.

    In einem vielbeachteten Interview hat Mastering-Legende Bob Clearmountain bereits das Ende von Dolby Atmos vorhergesagt. Eric Horstmann aber glaubt vorbehaltlos an das neue Format. In seinem “Immersive Lab”, das er sich mit Produzent und Songwriter Daniel Grunenberg von Glasperlenspiel teilt, gibt er der Musik von Kunden wie Shirin David und Cro, Moderat und Rodriguez Jr, Alice Merton und Paula Hartmann den atmosphĂ€rischen Feinschliff. DafĂŒr hat er sich auch entsprechend professionell eingerichtet.

    Das Immersive Lab mag auf den ersten Blick recht klein und unspektakulĂ€r anmuten. Doch hinter der nĂŒchternen Fassade und den psychedelisch-welligen AbsorberflĂ€chen verbirgt sich State-of-the-Art Technologie und ein genau durchdachtes Konzept. Dominiert wird es von Genelec-Speakern – Horstmann arbeitet fĂŒr den finnischen Boxen-Hersteller und dessen futuristisches Experience Center in Berlin – sowie den Modulen des dĂ€nischen Herstellers DAD.

    Gearbeitet wird vornehmlich in der Box und mit Kopfhörern. Der Hauptvorteil: Über visuelle Darstellungen und eine Vielzahl leistungsfĂ€higer Tools lĂ€sst sich der Sound punktgenau im Raum platzieren und bis in die kleinsten Details hinein bearbeiten. Auch binaurale Headphone-Mixe entfalten ihr volles, immersives Potential. So entstehen Produktionen, die raffiniert und ĂŒberraschend, aber gleichzeitig vollkommen organisch klingen.

    FĂŒr unseren Podcast haben wir Eric im Lab besucht und mit ihm ĂŒber die aktuelle Clearmountain-Kritik an Atmos sowie die praktische Arbeit im Studio gesprochen. Eines steht nach diesem GesprĂ€ch fest: Die Chancen, dass Atmos das erste Surround-Format mit Breitenwirkung wird, standen nie besser.

  • Im BEAT Producer Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Ben Lukas Boysen, dessen Arbeit sich auf dem schmalen Grat zwischen Soundtracks, moderner Klassik und Electronica bewegt.

    Ben Lukas Boysen empfĂ€ngt uns in seinem neuen Studio. Der kleine, aber einladende Raum beherbergt seine persönliche Sammlung klassischer Synthesizer, Drumcomputer und eine akribisch geordnete Kabelsammlung ("Ich habe immer noch das GefĂŒhl, dass sie nicht geordnet genug ist", gibt er lachend zu, "ich leide unter schwerer Kabel-OCD."). Die meiste Musik entsteht jedoch “in the box”, sogar die atemberaubend schönen KlavierklĂ€nge, fĂŒr die er berĂŒhmt geworden ist. Die Einfachheit und Sauberkeit des Raums bietet den perfekten Schutzraum fĂŒr die faszinierend eigenwilligen Rave-AusflĂŒge seines experimentellen Projekts Hecq - das er nun, nach einer mehrjĂ€hrigen Phase der Stille, wieder aufleben lĂ€sst.

    In vielerlei Hinsicht ist dies der perfekte Zeitpunkt fĂŒr ein GesprĂ€ch. Dank glorreich produzierter Alben wie “Mirage” oder “Gravity” ist Ben lĂ€ngst aus dem Schatten einiger der grĂ¶ĂŸeren Labelkollegen von Erased Tapes herausgetreten - allen voran Nils Frahm, den er bei “Gravity” noch als Produzent hinzugezogen hatte. Vor allem die letzten Jahre brachten dank starker Soundtrack-Arbeiten den Durchbruch. 2019 wurde er gebeten, den deutschen Thriller “Der Fall Collini” zu vertonen, seinerzeit der erfolgreichste Film des Jahres. 2022 folgte die TV-Serie “The Lazarus Project”, eine spannungsgeladene Zeitreisegeschichte, die sich in einem an Tennet gemahnenden Universum bewegt und wohl die bisher ambitionierteste und kreativ ĂŒberzeugendste Originalserie von Sky darstellt.

    Boysens klassische Ausbildung, und seine Jugend in einer Familie von Kreativen und Musikliebhabern, bildete die ideale Basis fĂŒr einen natĂŒrlichen Umgang mit orchestralen Klangfarben. Gleichzeitig fĂŒhrte ihn seine persönliche Liebe zum IDM der 90er Jahre, von Aphex Twin bis Autechre, zu elektronischen Klangskulpturen, komplexen Beatmustern und gespenstischen Stimmungen. Bei Hecq ging es (unter anderem) immer darum, diese beiden scheinbar gegensĂ€tzlichen Tendenzen zu einer einheitlichen Sprache zu verschmelzen, zusammengehalten von Boysens Begabung als Arrangeur, Sounddesigner und KlanggeschichtenerzĂ€hler.

    Nach einer mehrjĂ€hrigen Pause von Hecq, gibt es nun plötzlich eine neue EP. Sie trĂ€gt den geheimnisvollen Titel “BKN” und ist eines der vielversprechendsten Comebacks in diesem Jahr. “BKN” schafft es, ein vertrautes, leicht nostalgisches GefĂŒhl zu transportieren und dieses gleichzeitig in Tracks einzubetten, die einige der abenteuerlichsten Kompositionsideen in Boysens Karriere aufweisen.

    Weniger episch in Design und Klang als das VorgĂ€ngeralbum “Mirage” arbeiten diese StĂŒcke mit eigentlich einfachen Ideen, um verblĂŒffend originelle Ergebnisse zu erzielen. Sie zeugen von den Talenten eines Produzenten, fĂŒr den die Welt der Musik noch voller ungenutzter Potenziale ist - und der, wie unser Podcast beweist, sich auch gerne in aller Tiefe darĂŒber unterhĂ€lt.

  • Im BEAT Producer Podcast bittet Tobias Fischer spannende GĂ€ste zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Modular-Papst Andreas Schneider und der von ihm gegrĂŒndete Superbooth. Seit der ersten Ausgabe ist die Synthie-Fachmesse stetig gewachsen und gilt heute als das wichtigste Event seiner Art ĂŒberhaupt. Auch Superbooth23 verspricht wieder schmackhaft zu werden. So trafen wir uns fĂŒr ein GesprĂ€ch ĂŒber den Spaß des Frickelns, die meditativen QualitĂ€ten des Musikmachens und spannende Modular-News.

    Als Andreas Schneider sein „BĂŒro“ eröffnete, waren Modularsynthies das möglicherweise nischigste Produkt der Elektronik. Gemeinhin galten sie als abstrakte und komplizierte Spielzeuge fĂŒr Musiker, die lieber mit dem Lötkolben als einem Keyboard hantierten. Genau das war es, was Schneider magisch anzog. Frustriert von Erfahrungen als Manager und Marketing-Experte und dem Eogoismis der Musikindustrie fand er endlich das, was ihm so lange gefehlt hatte: Die Liebe am Experiment, am Ausprobieren, am Spielen.

    Aus der Leidenschaft wurde schon bald ein Laden. Hier, und das macht das Konzept aus, konnte man die faszinierenden und doch angeblich lĂ€ngst von der Zeit eingeholten GerĂ€te und GerĂ€tchen ansehen, anfassen und antesten. Letzten Endes also schlicht das, was im konventionellen Einzelhandel fĂŒr „modernes“ Equipment schon lange selbstverstĂ€ndlich war. Mit dem Unterschied, dass es bei Schneider einfach viel mehr Spaß machte. Und so wird der Zwischenstopp am Kottbusser Tor fĂŒr so Manchen zum Pflichtprogramm beim Berlinbesuch.

    Der Superbooth (auf den Maskulin legt Schneider viel Wert) wird schon bald zur natĂŒrlichen ErgĂ€nzung zum Verkauf. Hier treffen sich Hersteller und Kunden, diejenigen welche die Klangkisten bauen und diejenigen, die mit ihnen Musik produzieren. Der Austausch und das Handanlegen ist fĂŒr das Konzept essentiell. Denn letzten Endes geht es hier nicht ums „Produzieren“ oder „Verkaufen“ - sondern, allen finanziellen Zielen zum Trotz, ums „Machen“.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um die House-Legende Todd Terry. Im Mainstream wurde Terry vor allem mit seinen Remixen zum Star: “Missing” mit Everything But the Girl war sogar so gut, dass er in Deutschland, den USA und UK in der Top 3 landete. Dabei sind gerade seine eigenen Produktionen mitverantwortlich dafĂŒr, dass aus einer Nischenbewegung eine weltweites PhĂ€nomen entstand.

    James Brown und Quincy Jones waren fĂŒr den jungen Todd Terry die grĂ¶ĂŸten. Schon bald kamen Kraftwerk dazu – eine scheinbar krude Kombination, die aber zum Sprungbrett und zur lebenslangen Inspiration fĂŒr eine große Karriere wurde. In der Schnittmenge aus diesen EinflĂŒssen und maßgeblich inspiriert von der aufkeimenden Hip-Hop-Bewegung schuf der in Brooklyn geborene Musiker einen Sound, der dreckig war und roh, und der den Finger genau am Puls der Zeit hatte.

    Anderen ging es um kommerziellen Erfolg, Terry aber wollte einfach nur Musik machen und in kreativer Hinsicht “der King” sein. In seinem Schlafzimmerstudio standen bereits die wenigen GerĂ€te, mit denen er schon bald eine Revolution entfachte: Eine Drum Machine, ein paar Synths, ein Paar einfache Boxen und ein Mixer. Die Songs entstanden allesamt live im Augenblick, als Jams und Performances. “Rough” sollte es sein – und “rough” wurde es auch.

    Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, denen langsam aber sicher die Ideen ausgehen, ist das Produzieren fĂŒr Terry eine Sucht geblieben. Seine ProduktivitĂ€t ist geradezu obsessiv, die Liste der Tracks, die nach seiner Umstellung auf eine digitale Arbeitsumgebung entstanden sind, erstreckt sich ins Unendliche. Dabei bestand eine der Herausforderungen darin, die besagte “Roughness” auch am Laptop zu erzeugen.

    Genau darum – und darĂŒber wie sich Technologie und KreativitĂ€t in seinem Schaffen sich seit nunmehr fast 40 Jahren gegenseitig befruchten, geht es in diesem GesprĂ€ch.

    Aktuelle Single: Todd Terry, Janika Tenn & Lee Wilson: “I Give You Love”

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Markus Reuters faszinierende Arbeit im Bereich KĂŒnstlicher Intelligenz. Mit seinem Projekt Kid Arrow sprengt Reuter die Grenzen seiner eigenen ProduktivitĂ€t und kreativen Vorstellungskraft. Sein Ziel: Neue Welten aus Klang entwerfen, entdecken und erforschen.

    30. So viele Alben hat Markus Reuter in knapp einem Jahr unter den beiden Projektnamen Kid Arrow und 4Gal aufgenommen. Hinzu kommen noch einige als Beacon of Hope. Jedes davon gehört mit zum besten, was im Elektronik-Bereich 2022/23 veröffentlicht wurde – und es hĂ€tten problemlos noch einige mehr sein können. Denn diese Musik, irgendwo zwischen Electronica und Ambient, entsteht im Zusammenspiel mit einer selbst entwickelten Kompositions-Software – ein Ansatz, der ihn schon sein gesamtes Musikerleben hindurch verfolgt.

    Alle StĂŒcke basieren auf einer einzigen, kurzen, recht einfachen MIDI-Komposition. Reuter passt fĂŒr jedes Album einige der Parameter an – Tempo, Tonart und vor allem die Tonhöhe einzelner Noten. Danach schickt er das StĂŒck durch seinen Prozess und erhĂ€lt dabei Ergebnisse, die zugleich vertraut und doch jedes Mal wieder aufregend anders klingen. Auch das Artwork und sogar die Pressetexte werden mit Hilfe von KI erstellt.

    Die Musik von Kid Arrow steht sehr genau an der Grenzlinie zwischen computerunterstĂŒtzter Komposition und maschineller KreativitĂ€t. Damit erlaubt sie einen tieferen Blick auf die zentralen Fragen, um die sich die aktuelle Diskussion dreht: Was bedeutet KreativitĂ€t genau? Was ist der eigentliche Inhalt davon, Musik zu machen? Was macht unsere Menschlichkeit ĂŒberhaupt aus? Und: Wie kann ich bei all dem meinen Spaß im Studio behalten?

    Markus jedenfalls hat vor der Zukunft keine Angst – darĂŒber und vieles mehr geht es unserem GesprĂ€ch.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. In dieser Folge erklĂ€rt Thomas Lemmer, warum er sich fĂŒr sein aktuelles Album „Hope“ fĂŒr einen Dolby Atmos Mix entschieden hat, welche Vorteile das Format bietet – und wie er im Studio seinen sofort erkennbaren Stil formt.

    Viereinhalb Millionen Mal wurde Thomas Lemmers „Peaceful“ bis jetzt alleine auf Spotify gestreamt – zehn Mal so viel wie die aktuelle Single der Rolling Stones. Dabei ist das StĂŒck nicht nur rein instrumental, sondern, titelgemĂ€ĂŸ, von einer tiefen Sehnsucht nach Ruhe geprĂ€gt. Chill-Out nannte man das frĂŒher – fĂŒr Lemmer ist es schlicht und ergreifend die Musik, zu der er sich seit vielen Jahren ganz natĂŒrlich hingezogen fĂŒhlt.

    Dabei kann er auch ganz anders. Davon zeugen seine experimentellen Ambient-Fusionen, Exkursionen in Richtung kosmischer Sequencer-Musik, warme House-Referenzen und seine klassischen Pop-Songs mit der langjĂ€hrigen Vocal-Partnerin Valeska Rautenberg. „Hope“, sein Ende letzten Jahres auf Sine Music erschienenes Album bietet Beispiele fĂŒr all diese Facetten und noch einige Überraschungen mehr – und ist damit das wohl vielseitigste und reprĂ€sentativste Werk Lemmers ĂŒberhaupt. FĂŒr einige wird es zugleich sein bestes sein.

    Entscheidend fĂŒr diesen Gesamteindruck sind nicht nur die gewohnt starken Kompositionen, sondern diesmal vor allem auch die epische Klangwelt, in welche „Hope“ die Hörerin in seinen 73 Minuten entfĂŒhrt. Zusammen mit Eric Horstmann, dem wohl fĂŒhrenden Dolby-Atmos-Engineer Deutschlands, öffneten sich fĂŒr die traumhaften StĂŒcke höhere Dimensionen.

    Davon durften wir uns im Berliner Genelec Experience Center höchstpersönlich ĂŒberzeugen und mit Thomas und Eric ĂŒber die Feinheiten der Produktion und des Atmos-Masterings austauschen – sowie ĂŒber die Studiokniffe hinter viereinhalb Millionen Streams.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich um Jean-Michel Jarres neues Werk „Oxymore“ und die ungeahnten Potentiale, die sich bei der Komposition im dreidimensionalen Raum ergeben.

    Der Welt muss Jean-Michel Jarre nach 80 Millionen verkaufter TontrĂ€ger und rekordbrechenden Konzerten nichts mehr beweisen. Sich selbst aber sehr wohl. Sogar eingefleischte Fans, die seinen aktuellen Veröffentlichungen nur noch wenig abgewinnen können, werden zugeben: Auf seinen Lorbeeren hat sich der französische Elektronik-Großmeister nahezu nie ausgeruht. In dieser Hinsicht passt „Oxymore“ perfekt ins Bild.

    Sein 21. Studioalbum mag sogar als eines der radikalsten seiner Karriere durchgehen. Nahezu ausschließlich aus flirrenden Sound-Effekten, monströsen BĂ€ssen, und mutierenden Schlagzeug-Patterns aufgebaut verweigert sich Jarre dem gĂ€ngigen Bild von ihm als melodieseeligen Schöngeist. Diese Musik irritiert, polarisiert, und lĂ€sst einen ebenso entgeistert wie begeistert zurĂŒck.

    Musik der Zukunft? In diesem Fall wohl eher: Eine Reise zurĂŒck in die Zeit. Denn „Oxymore“ ist Jarres Mentor Pierre Henry gewidmet, dessen frĂŒhe Sampling-Experimente den Kurs der modernen Musikgeschichte entscheidend beeinflusst haben. Hier lebt sein Geist fort – sowohl in der musikalischen Konzeption und Ästhetik als auch, ganz konkret, in den KlĂ€ngen. So durfte sich Jarre aus einem noch vor Henrys Tod fĂŒr ihn zusammengestellten Sample-Archiv frei bedienen.

    Komponiert und abgemischt wurde das Werk dann in Dolby Atmos. Was sogar Jarre, nach einem halben Jahrhundert im GeschĂ€ft, vor einige Herausforderungen stellte. Das ist aber nur der Ausgangspunkt fĂŒr ein tiefes GesprĂ€ch ĂŒber Klang, Kunst und seine persönliche Geschichte.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Diese Folge dreht sich alles um die Mastering-Perspektive von Pole – alias Stefan Betke – und wie KreativitĂ€t und Technologie zusammenwirken.

    Auch heute noch ist ein neues Pole-Album ein Ereignis. Ein knappes Vierteljahrhundert nach seinem DebĂŒt, das fĂŒr einen kurzen Augenblick die Musikwelt auf den Kopf stellte, kehrt Stefan Betke mit seinem bereits zweiten Album in zwei Jahren zurĂŒck. Und “Fading” enttĂ€uscht nicht. Es hat alles, was dieses Projekt seit den ersten Tagen so erkennbar und aufregend gemacht hat: Warme Bass-Schlaufen, wundersame Achorde und winzige Klangpartikel, die sich auf eine unerklĂ€rliche Art und Weise zu einer faszinierenden Neudeutung all dessen zusammensetzen, was man von einer weitaus traditionelleren Musik erwarten wĂŒrde: Melodien, Harmonien, Grooves und thematischen Strukturen.

    Die Geschichte um den kaputten Waldorf-Filter, der fröhlich vor sich hin knisterte und knackte, bis Betke eher durch Zufall darin rhythmische Muster erkannte, ging seinerzeit um die Welt. FĂŒr „Fading“ stand erneut ein nicht mehr voll funktionsfĂ€higes GerĂ€t im Mittelpunkt: Ein sterbender Minimoog. DarĂŒber entstanden Songs, die dank sparsamer Klaviertöne und gegen den Strich gebĂŒrsteter Drums eine jazzig-technoide Stimmung erzeugen. Betke bleibt seinem Stil treu, ohne dabei den Blick nach vorne zu vernachlĂ€ssigen. Zugleich aber ist er auch ein großartiger Mastering-Engineer. Und so bildet das Thema Mastering den Einstieg in unser GesprĂ€ch, in dem wir darĂŒber reden, was guten Klang ausmacht, und wie er heute auf einige seiner Produktionen zurĂŒckblickt.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Hier dreht sich alles um drei Produktionen – stets aus der Perspektive von Technologie und KreativitĂ€t. Diese Folge dreht sich ganz um das GefĂŒhl von Nostalgie – und wie sich mir ihr aktuelle Dance-Pop-Tracks realisieren lassen.

    Mit diesem Comeback hatte wohl keiner gerechnet. Vor acht Jahren verabschiedeten sich Röyksopp vom AlbumtagesgeschĂ€ft, um sich auf sorgfĂ€ltig ausgewĂ€hlte Projekte wie eine Kafka-AuffĂŒhrung oder Jingles fĂŒr das norwegische Radio zu konzentrieren. Eine HintertĂŒr aber hatte sich das Duo offengelassen: Ihr letztes Werk “The Inevitable End”, so betonen sie nun, sei schlicht ihr letztes “traditionelles” Album gewesen.

    Und tatsĂ€chlich ist “Profound Mysteries” keineswegs mit der ersten Phase der Röyksopp-Saga zu vergleichen. Über drei eigenstĂ€ndige und dennoch verbundene Alben, bunt gemischte Kollaborationen, stilistische BocksprĂŒnge und eine Flut von Tracks, deren Entstehung sich teilweise ĂŒber mehrere Jahre erstreckte, legen Svein Berge und TorbjĂžrn Brundtland einen klanglichen Blumenstrauss vor, der gleichermaßen rĂŒckwĂ€rts und nach vorne blickt. FĂŒr Fans ein Muss, fĂŒr Freunde audophilen Sound-Designs ein Festmahl, entsteht hier ein eigenstĂ€ndiger Kosmos aus Nostalgie und Euphorie.

    In unserem GesprĂ€ch erklĂ€ren uns Röyksopp, warum Nostalgie fĂŒr sie eine derart treibende Kraft ist, wie sie die komplexen Sounds von “Profound Mysteries” realisiert haben und warum weniger Samples in moderner Musik ein Verlust sind.

  • Im 3x3 Podcast bittet Tobias Fischer spannende Produzenten zum Tiefen-GesprĂ€ch. Hier dreht sich alles um drei Produktionen sowie drei einflussreiche Tools – stets aus der Perspektive von Technologie und KreativitĂ€t. Diese Folge dreht sich um die Kunst, mit wenigen Elementen dreidimensionale Welten zu schaffen – und viele Spuren im Mix wie aus einem Guss klingen zu lassen.

    Nils Hoffmann mag noch nicht jedem ein Begriff sein. Das könnte sich aber schon recht bald Ă€ndern. Denn in den letzten zehn Jahren hat der Produzent aus Berlin einen erkennbaren persönlichen Stil zwischen Progressive House und emotionalem Techno geschaffen der nun, auf seinem zweiten Album “A Radian Sign”, voll zur Entfaltung kommt.

    Darauf entwickelt sich Hoffmann immer mehr zu einem ambitionierten Songwriter und Sound-Designer, der sich gleichermaßen darauf versteht eingĂ€ngige Melodien zu schreiben, romantische Harmoniebögen zu spannen und traumhafte Vocals nahtlos in seine epischen Arrangements einzubetten. Gerade letzteres erwies sich als Herausforderung, denn jede Nils-Hoffmann-Produktion setzt sich aus bis zu hundert Spuren zusammen, die erst in der Summe den warmen, schwebenden Klang ergeben, fĂŒr den er steht.

    In unserem GesprĂ€ch erklĂ€rt Nils uns, wie er seine Drums so mischt, dass sie sich wie ein Messer durch die zahllosen Schichten bohren. Warum er sich fĂŒr eine Kombination aus Vintage-Synthies und Software entschieden hat. Und wie heutzutage der Songwriting-Prozess funktioniert.